small paintings
2025
EN
This series investigates the boundary between digital copies and synthetic creation. I utilize pre-existing digital images as a starting point, exploring the potential of artificial intelligence to generate an infinity of new versions – the so-called quasi-synthetic facsimiles. These synthetic copies of digital copies carry new visual noise through the interpretation of AI.
The second gesture is the mechanical reproduction of these images, creating new noise on the physical support of the canvas. By juxtaposing two of these creations, I seek to activate a visual dialogue that questions the conventions of interpretation. I believe that the union of seemingly disparate images can destabilize the gaze and generate new understandings within the context of painting.
meet me under the sunflower, 2025
Consider meet me under the sunflower. A title that evokes simple and warm encounters is confronted by the union of an image with a strong religious resonance, representing an act of collective support, and the disturbing vision of a figure in fetish gear, kneeling on something resembling a pedestal, with their identity obscured by an AI-dreamed mask, non-existent in the digital original. This unexpected proximity seeks to reveal the complex dynamics of power and vulnerability that can underlie even the most trivial encounters, where the sacred and the profane brush against each other. The title persists as an inquiry into what truly hides beneath the surface of this seemingly innocent encounter, raising the possibility of secrets and hidden tensions.
eternal life of my future clone, 2025
eternal life of my future clone confronts the viewer with questions of identity and legacy. The image of what we assume to be a young person, perhaps a gang member, with eyebrows and mouth pierced by handcuffs – a possible representation of resistance, born from hardship – is placed side by side with an idealized torso, a symbol of strength and a search for potential immortal life. This combination incites thought about the nature of this implied eternal existence: would it be a cycle of perpetual suffering or a transcendence of physicality? Does the aspect of the future clone suggest a repetition of this harsh existence or the aspiration to this idealized strength? The work explores these contrasting depictions of resilience, one forged in adversity and the other in idealization, to investigate ideas of identity and the possibilities of its continuation.
perpetual state of evolution and collapse, 2025
perpetual state of evolution and collapse reflects many of the changes and anxieties of the present. The union of a figure in fetish attire, suggesting something transgressive and perhaps sexualized, positioned next to an image of profound vulnerability – a fetal figure enveloped in a technological skin – illustrates the complex relationship between the supposedly sacred and the transgressor, the natural and the technologically mediated. This technological skin suggests both a protection and a desire to exist beyond purely biological existence. The fetal pose implies a return to the basic (primordial), a fragile state. The work seeks to raise reflections on the direction of this evolution and the fragility of the human form in an increasingly technological world, where the advance driven by technology, under the dominion of capitalism, does not always signify progress.
unraveling now, 2025
unraveling now seeks to explore the idea of disintegration through different representations of temporality and movement, investigating the diverse ways in which change manifests and the different rhythms at which it occurs. On one side, a body dissolves into arrows, suggesting a final dissolution, perhaps physical or spiritual, a sudden and perhaps irreversible event. On the other, a captured instant from Nam June Paik's "Merce by Merce by Paik," where an overlaid figure creates a sensation of multiple times or parallel realities, a continuous and gradual process. The work seeks to probe the transient nature of time and how "unraveling" manifests in different dimensions, from the individual experience to the collective.
the mindful hand, 2025
the mindful hand juxtaposes the perspective of a focused and serene animal gaze, possibly a horse, with the violent action of a primitive man subduing a panther with a rudimentary weapon. This union leads us to reflect on agency and observation: what is the thought behind the hand that acts, and what is perceived by the eye that watches? The apparent mindfulness in the title adds complexity to this dynamic, suggesting a possible deliberation in both contemplation and violence, and their consequences.
In this body of work that comprises small paintings, then, the canvas configures itself as a space of collision between different visual realities, resulting in something entirely new. Through the combination of pre-existing digital images, which are then transformed through generative artificial intelligence before being fixed onto the canvas, the works address a range of contemporary ideas, such as the persistent influence of spirituality and its symbols in the modern world and the constant interplay between power and vulnerability, transformation and decay.
BR
Esta série investiga a fronteira entre a cópia digital e a criação sintética. Utilizo imagens digitais preexistentes como ponto de partida, explorando o potencial da inteligência artificial para gerar uma infinidade de novas versões – os quase-fac-símiles sintéticos. Essas cópias sintéticas de cópias digitais carregam novos ruídos visuais através da interpretação da IA.
O segundo gesto é a reprodução mecânica dessas imagens, criando novos ruídos no suporte físico da tela. Ao justapor duas dessas criações, busco ativar um diálogo visual que questione as convenções da interpretação. Acredito que a união de imagens aparentemente díspares pode desestabilizar o olhar e gerar novas compreensões no contexto da pintura.
Considere meet me under the sunflower (encontre-me sob o girassol). Um título que remete a encontros simples e calorosos é confrontado pela união de uma imagem com forte ressonância religiosa, representando um ato de suporte mútuo, e a visão perturbadora de uma figura em equipamento fetichista, ajoelhada sobre algo que lembra um pedestal, com a identidade obscurecida por uma máscara de IA sonhada, inexistente no original digital. Essa inesperada proximidade busca revelar as complexas dinâmicas de poder e vulnerabilidade que podem subjazer até aos encontros mais triviais, onde o sagrado e o profano se roçam. O título persiste como uma indagação sobre o que realmente se esconde sob a superfície desse encontro aparentemente inocente, levantando a possibilidade de segredos e tensões ocultas.
eternal life of my future clone (vida eterna do minha futura cópia) confronta o espectador com questões de identidade e legado. A imagem do que assumimos ser um jovem, talvez membro de alguma gangue, com as sobrancelhas e a boca perfuradas por algemas – uma possível representação de resistência, nascida da dificuldade – é colocada lado a lado com um torso idealizado, símbolo de força e de uma busca por potencial imortal. Essa combinação incita a pensar sobre a natureza dessa existência eterna implícita: seria um ciclo de sofrimento perpétuo ou uma transcendência da fisicalidade? O aspecto do futuro clone sugere uma repetição dessa dura existência ou a aspiração a essa força idealizada? A obra explora essas representações contrastantes de resiliência, uma forjada na adversidade e a outra na idealização, para investigar ideias de identidade e as possibilidades de sua continuação.
perpetual state of evolution and collapse (condição perpétua de evolução e colapso) reflete muitas das mudanças e ansiedades do presente. A união de uma figura em vestimenta fetichista, sugerindo algo transgressor e talvez sexualizado, posicionada ao lado de uma imagem de profunda vulnerabilidade – uma figura fetal envolta em uma pele tecnológica – ilustra a complexa relação entre o supostamente sagrado e o transgressor, o natural e o mediado pela tecnologia. Essa pele tecnológica sugere tanto uma proteção quanto uma vontade de existir para além da existência puramente biológica. A pose fetal implica um retorno ao básico (primordial), um estado frágil. A obra busca levantar reflexões sobre a direção dessa evolução e a fragilidade da forma humana em um mundo cada vez mais tecnológico, onde nem sempre o avanço impulsionado pela técnica, sob o domínio do capitalismo, significa progresso.
unraveling now (esvaindo agora) busca sondar a natureza transitória do tempo e como o "esvaecimento" se manifesta em diferentes dimensões, desde a experiência individual até a coletiva. De um lado, um corpo se desfaz em flechas, sugerindo uma dissolução final, talvez física ou espiritual, um evento súbito e talvez irreversível. Do outro, um instante capturado de "Merce by Merce by Paik" de Nam June Paik, onde uma figura sobreposta cria uma sensação de múltiplos tempos ou realidades paralelas, um processo contínuo e gradual. A obra busca investigar a impermanência do tempo e as diversas escalas em que a ideia de "esvaindo" se revela, abrangendo tanto o plano individual quanto o coletivo.
the mindful hand (a mão consciente) justapõe a perspectiva de um olhar animal focado e sereno, possivelmente de um cavalo, com a ação violenta de um homem primitivo subjugando uma pantera com uma arma rudimentar. Essa união nos leva a refletir sobre agência e observação: o pensamento por trás da mão que age e o que é percebido pelo olho que assiste. A aparente consciência no título adiciona complexidade a essa dinâmica, sugerindo uma possível deliberação tanto na contemplação quanto na violência, e suas consequências.
Neste conjunto de trabalhos que compõem small paintings, então, a tela se configura como um espaço de colisão entre diferentes realidades visuais, resultando em algo inteiramente novo. Através da combinação de imagens digitais preexistentes, que são então transformadas através da inteligência artificial generativa antes de serem fixadas na tela, as obras abordam uma gama de ideias contemporâneas, como a persistente influência da espiritualidade e seus símbolos no mundo moderno e o constante jogo entre poder e vulnerabilidade, transformação e declínio.
flying beyond the quantum field
2025
EN
flying beyond the quantum field is a work constructed through the superimposition of layers, the result of image manipulation and laser print pigment transfer onto canvas. The process is completed with the application of a varnish layer and the installation of a 3000K LED light source on the back of the structure.
Drawing from appropriated digital images, the work explores the generation, via artificial intelligence, of new synthetic iterations – copies that carry with them the marks of the machine's interpretation. These synthetic renderings are then fixed onto the canvas through pigment transfer, a new act of reproduction that introduces further physical alterations to the image.
This mechanical and imperfect process leaves visible traces on the work, marking the surface with failures and scratches that contribute to its singularity. The grid, originating from the laser print paper, is an evident mark of the process. The final texture presents itself as a thin pigmented plastic film, constructing a stratified, almost epidermal surface, with scars.
flying beyond the quantum field , 2025
The chromatic palette of the work is dark, the color of flesh, with vibrant streaks of green, blue, magenta, and white. The manifestation of these colors in the form of streaks suggests a movement on the surface, evoking the dragging of digital elements on a screen, creating a visual connection between the digital origin of the images and the physical result.
installation view
The warm-toned light, with its device concealed on the back of the canvas, assumes a fundamental role in the perception of the work. As it passes through the pigment layers, the irradiation of its energy reveals underlying elements, enriching the reading of the composition. This light acts as a focus that brings to the foreground details previously obscured by the upper layers, causing elements at different visual depths to overlap and lose their distinction of plane, as if the background and the figure interpenetrate, thus generating this spatial confusion.
The work, by presenting hidden layers revealed by light, invites ambiguous readings. One of them points to the idea of surveillance, evoking an omnipresent "eye." This reading can be expanded to a critique of the structures of power and control in contemporary society, where transparency and privacy become central issues. Light, in this context, ironically illuminates the act of being watched, the loss of autonomy under constant scrutiny.
Another interpretation envisions a process of awakening, a breaking away from the grids of the so-called quantum illusion of reality. Conceptually, this can be understood as a search to transcend the limitations of ordinary perception, the social and ideological constructions that shape our view of the world. Light, then, symbolizes the spark of consciousness, the ability to see beyond the superficial layers of imposed reality.
Finally, flying beyond the quantum field articulates itself through physical and conceptual layers. The superimposition of manipulated images, the imperfect pigment transfer, and the light that reveals the hidden lead to a reflection that resonates deeply with the anxieties of our time regarding the nature of perception, surveillance, and the search to unveil the layers of digital reality and existence.
BR
flying beyond the quantum field (voando além do campo quântico) é uma obra construída através da sobreposição de camadas, resultado da manipulação de imagens e da transferência de pigmento a laser sobre tela. O processo se completa com a aplicação de uma camada de verniz e a instalação de uma fonte de luz LED de 3000K na parte posterior da estrutura.
Partindo de imagens digitais apropriadas, a obra explora a geração, via inteligência artificial, de novas iterações sintéticas – cópias que carregam consigo as marcas da interpretação da máquina. Essas derivações sintéticas são então fixadas na tela por meio da transferência de pigmento, introduzindo novas alterações físicas à imagem.
Esse processo mecânico e imperfeito deixa rastros visíveis na obra, marcando a superfície com falhas e arranhões que contribuem para a sua singularidade. O grid, proveniente do papel da impressão a laser, é uma marca evidente do processo. A textura final apresenta-se como uma fina camada plástica pigmentada, construindo uma superfície estratificada, quase epidérmica, com cicatrizes.
A paleta cromática da obra é escura, a cor da carne, com rastros vibrantes de verde, azul, magenta e branco. A manifestação dessas cores em forma de riscos sugere um movimento na superfície, evocando o arrastar de elementos digitais em uma tela, criando uma conexão visual entre a origem digital das imagens e o resultado físico.
A luz de cor quente, com seu dispositivo oculto na parte posterior da tela, assume um papel fundamental na percepção da obra. Ao atravessar as camadas de pigmento, a irradiação de sua energia revela elementos subjacentes, enriquecendo a leitura da composição. Essa luz age como um foco que traz para o primeiro plano detalhes antes obscurecidos pelas camadas superiores. Este processo faz com que elementos em diferentes profundidades visuais se sobreponham e percam sua distinção de plano, como se o fundo e a figura se interpenetrassem, gerando essa confusão espacial.
A obra, ao apresentar camadas ocultas reveladas pela luz, convida a leituras ambíguas. Uma delas aponta para a ideia de vigilância, evocando um "olho" onipresente. Essa leitura pode ser expandida para uma crítica às estruturas de poder e controle na sociedade contemporânea, onde a transparência e a privacidade se tornam questões centrais. A luz, nesse contexto, ironicamente ilumina o ato de ser vigiado, a perda da autonomia sob o olhar constante.
Outra interpretação vislumbra um processo de despertar, um rompimento com as grades da chamada ilusão quântica da realidade. Conceitualmente, isso pode ser entendido como uma busca por transcender as limitações da percepção ordinária, as construções sociais e ideológicas que moldam nossa visão do mundo. A luz, então, simboliza a faísca da consciência, a capacidade de ver além das camadas superficiais da realidade imposta.
Por fim, flying beyond the quantum field (voando além do campo quântico) articula-se através de camadas físicas e conceituais. A sobreposição de imagens manipuladas, a transferência imperfeita de pigmento e a luz que revela o oculto convergem para uma reflexão que ressoa profundamente com as inquietações do nosso tempo sobre a natureza da percepção, a vigilância e a busca por desvelar as camadas da realidade digital e da existência.
shattered myself into pieces in the act of creating the universe
2025
EN
shattered myself into pieces in the act of creating the universe, 2025
shattered myself into pieces in the act of creating the universe explores a combination of materials that transcends the traditional presentation of painting on canvas on the wall, inviting reflection on an expanding universe where information and memory seem to organize themselves into pieces – or perhaps into fragmented instants – in a manner analogous to the fundamental structure of the pixels that sustain the work, echoing the idea of a possible holographic nature of reality.
Digital manipulation results in two images that orbit around human representation, possibly the same pair in different stages of an intimate interaction. However, this representation is marked by a visual instability: the figures appear to disintegrate, their forms fading like corrupted data. This imagetic fragility seems to echo the ephemerality of captured moments and the way memory can distort and erase the contours of experience.
Layers of amber-colored resin transform the surface of the canvases where the images reside. Accumulating organically in the center, the resin creates a focal point of greater density and lesser visibility, while its fluid edges blend with the image. This physical intervention, with its fluid and organic texture, not only partially obscures the representations but also acts as a subtle mirror, reflecting the viewer and inserting their presence into the visual dynamics of the work.
Deviating from the usual verticality, the work installs itself horizontally in space, with the steel frames elevated by small multi-colored resin cubes, measuring ten by ten centimeters almost like playful building blocks. The vibrant color palette of these bases, reminiscent of pixels, seems to suggest that the represented experiences are being fragmented, memories being composed and decomposed into basic units of information, tangible and colorful.
An orange neon light bar, positioned between the canvases, introduces a vibrant energy that delimits the space of the work. This artificial light may allude to the primordial energy that, in the universe, precedes the formation of matter. In this analogy, the colorful pixels on the bases could represent the elementary units of visual information, from which the more complex representations of bodies and memories are constructed.
Through these elements, the work invites contemplation on themes such as connection and fragmentation in relationships, the fleeting nature of instants, and the efforts to capture them, even in the face of inevitable dissolution or digitization. shattered myself into pieces in the act of creating the universe proposes itself as a point of inflection for reflection on the complexities of human relationships, the nature of memory, and the continuous processes of deconstruction and reconstruction of experiences.
installation view
BR
Em shattered myself into pieces in the act of creating the universe (me estilhaço em pedaços no ato de criar o universo), explora-se uma combinação de materiais que transcende a tradicional apresentação da pintura sobre tela na parede, convidando à reflexão sobre um universo em expansão onde a informação e a memória parecem se organizar em pedaços – ou talvez em instantes fragmentados – de maneira análoga à estrutura fundamental dos pixels que sustentam a obra, ecoando a ideia de uma possível natureza holográfica da realidade.
A manipulação digital resulta em duas imagens que orbitam em torno da representação humana, possivelmente o mesmo par em diferentes estágios de uma interação íntima. No entanto, essa representação é marcada por uma instabilidade visual: as figuras se desintegram, suas formas esvaecem como dados corrompidos. Essa fragilidade imagética parece ecoar a efemeridade dos momentos capturados e a forma como a memória pode distorcer e apagar os contornos da experiência.
Camadas de resina cor de âmbar transformam a superfície das telas onde as imagens residem. Acumulando-se de forma orgânica no centro, a resina cria um ponto focal de maior densidade e menor visibilidade, enquanto suas bordas fluidas se misturam com a imagem. Essa intervenção física, com sua textura fluida e orgânica, não apenas obscurece parcialmente as representações, mas também age como um espelho sutil, refletindo o espectador e inserindo sua presença na dinâmica visual da obra.
Desviando da verticalidade comum, a obra se instala horizontalmente no espaço, com as estruturas de aço elevadas por pequenos cubos de resina multicoloridos, medindo dez por dez centímetros quase como blocos de construção lúdicos. A paleta de cores vibrantes dessas bases, reminiscentes de pixels, parece sugerir que as experiências representadas estão sendo fragmentadas, memórias sendo compostas e decompostas em unidades básicas de informação, tangíveis e coloridas.
Uma barra de luz neon laranja, posicionada entre as telas, introduz uma energia vibrante que delimita o espaço da obra. Essa luz artificial pode aludir à energia primordial que, no universo, precede a formação da matéria. Nessa analogia, os pixels coloridos nas bases poderiam representar as unidades elementares da informação visual, a partir das quais se constroem as representações mais complexas dos corpos e das memórias.
Através destes elementos, a obra convida à ponderação sobre temas como a conexão e a fragmentação nas relações, a natureza efêmera dos instantes e os esforços para capturá-los, mesmo diante da inevitável dissolução ou digitalização shattered myself into pieces in the act of creating the universe (me estilhaço em pedaços no ato de criar o universo) se propõe como um ponto de inflexão para a reflexão sobre as complexidades das relações humanas, a natureza da memória e os processos contínuos de desconstrução e reconstrução das experiências.
in the end, it’s that we chose
2024
EN
The 2024 series, in the end, it’s that we chose, grapples with humanity's yearning for a performative identity that transcends material time. The pairing of the stone's ancient lineage with the industrial coldness of steel and enamel; or the juxtaposition of steel and enamel against the texture of encaustic and the fluidity of oil, foreshadow a conversation about the body and technology, inviting interpretations of the decision its title suggests.
shattered myself into pieces in the act of creating the universe nº1, 2024
The first work, in the end, it’s that we chose nº 1 (2024), grounds itself in fragments of onyx, a natural material with a deep geological history, immediately introducing a temporal depth that surpasses the ephemerality of human life. Upon this stone rests an etched steel plaque, an age-old and artisanal technique used to imprint and immortalize portraits on memorial markers, rendered in an industrial, precise, and cold material. The image inscribed on this metallic surface employs a reticulated pattern (also known as halftone), a technique that transforms a continuous image into a discrete composition of dots. This reticulated image is filled with enamel.
The enamel-filled reticulated image presents a close-up of a face, a synthetic portrait generated by artificial intelligence and physically realized in the metal through acid etching that forms minuscule dots where the enamel ink accumulates. The face bears an intense expression: an open mouth in an act oscillating between piercing pain and rapturous ecstasy, intensified by the unsettling presence of metallic implants piercing the lips, reminiscent of sutures. The eyes, abstract and almost watery, deepen the sensation of vulnerability and suffering, or perhaps, of a transcendental experience.
The etched steel plaque serves as a fundamental material link between the works in the series, establishing a conceptual resonance through the use of this technique associated with memory and mourning. The reticulated image inscribed on this metallic surface presents the same face that will be seen in the other work.
shattered myself into pieces in the act of creating the universe nº2, 2024
In in the end, it’s that we chose nº 2 (2024), a synthetic portrait is etched onto a steel plaque that is overlaid with layers of encaustic and oil. Encaustic, with its roots in funerary art and the rituals of image preservation, particularly in ancient Egypt, introduces a strong connotation of attempting to fix something in time. However, the way the oil paint spreads and settles on this waxen layer suggests the opposite: a memory or an image fading away, leaving behind only vestiges and traces of its dissolution.
A new synthetic iteration of the same portrait is etched in the second work of the series. The most evident mutation lies in the mouth, which takes on an almost animalistic form, as if encased in a rigid, shell-like structure. This drastic alteration of something fundamentally human evokes a sense of strangeness and a loss of original identity, perhaps suggesting a failed attempt at containment or isolation.
The very duality present in the works – the memorial solidity of the steel plaque confronting the organic and synthetic mutations of the faces – illustrates the Foucauldian tension between the desire for a fixed identity and the reality of bodily materiality. As we contemplate the two works in the series in the end, it’s that we chose, a strong resonance emerges with Michel Foucault's thoughts on the notions of utopia and the body. The choice of the steel plaque as a fundamental support in both works directly relates to the human preoccupation with memory and the attempt to fix identity beyond mortality.
In his reflections, Foucault describes the cemetery and the tombstone as representations of a "utopia of the dead" – a geometric space where the body is figured as solid, geometric, and eternal. The choice of the steel plaque as a support in the works of the series echoes this desire for permanence and the fixation of identity, reinforced by the material's durability.
However, the representations that emerge from these etched steel plaques challenge this search for a fixed and idealized identity. Far from the serenity expected in a memorial, the faces are presented in a square portrait format, a contemporary digital standard where the faces display mutations and expressions laden with pain, ecstasy, or strangeness. This juxtaposition of formats seems to contradict the "utopia of the dead," bringing to the fore the "sad topology of the body" that Foucault also discusses – the materiality, the imperfection, and the inevitable decay that the idealization of death seeks to erase.
installation view
Contemporary technology, especially artificial intelligence, expands the human search for an idealized self-representation, going beyond mere editing to the creation of digital identities that can transcend the human form, a yearning that the "utopia of the dead" also reflects. The synthetic faces generated by AI in these works can be seen as a glitch in this pursuit of a perfected, fixed, and digitally engraved "self" upon the coldness of steel. However, the deformations and intense expressions in these technological representations suggest the persistent "sad topology of the body," resisting digital idealization.
Thus, the title of the series, in the end, it’s that we chose, 2024, explicitly raises a central question explored in the works: the nature of this implicit choice lies at the threshold between the pursuit of an idealized image in the digital age – a new form of utopia – and the irreducible materiality of the body, posing a question about the different paths of transformation that this choice may imply.
And finally, the series confronts us with the persistent tension between the human desire to transcend the fragility of the body and the stubborn reality of our materiality, even in the age of advanced representation technologies. The choice that the title presents us with, therefore, may be about how we navigate this threshold, and perhaps art, like these works, offers us a space to contemplate the complex implications of this decision.
BR
A série in the end, it’s that we chose (no fim, foi o que escolhemos), 2024, tenciona a necessidade humana por uma identidade performática que transcende o tempo material. A união da ancestralidade da pedra com a frieza industrial do aço e o esmalte; ou, a justaposição do aço e do esmalte à textura da encáustica e à fluidez do óleo, prenunciam uma conversa sobre o corpo e a tecnologia, abrindo espaço para as interpretações da decisão que seu título sugere.
A primeira obra, in the end, it’s that we chose nº 1 (no fim, foi o que escolhemos nº 1), 2024, tem como base fragmentos de ônix, um material natural com uma longa história geológica, que imediatamente introduz uma escala de tempo que transcende a efemeridade da vida humana. Sobre a pedra repousa uma placa de aço gravado, uma técnica antiga e artesanal utilizada para imprimir e imortalizar retratos em placas memoriais, um material industrial, preciso e frio. A imagem inscrita nessa superfície metálica é de natureza reticulada (também chamada de meio-tom ou halftones), uma técnica que transforma uma imagem contínua em uma imagem discreta, onde cada área é representada por um conjunto de pontos. Essa imagem reticulada é preenchida com esmalte.
A imagem reticulada preenchida com esmalte apresenta um close-up de um rosto, um retrato sintético gerado por inteligência artificial e materializado fisicamente no metal através da corrosão ácida que forma minúsculos pontos onde a tinta esmalte se acumula. A face marcada por uma expressão intensa: uma boca aberta em um ato escancarado que paira entre a dor lancinante e o êxtase arrebatador. Esse ato é ainda mais perturbador pela presença de implantes metálicos que perfuram os lábios, reminiscentes de suturas. Os olhos, por sua vez, são representados de forma abstrata, com uma qualidade quase aquosa, o que intensifica a sensação de vulnerabilidade e sofrimento, ou talvez, de uma experiência transcendental.
A placa de aço gravado serve como um elo material fundamental entre as obras da série, estabelecendo uma ressonância conceitual através do uso dessa técnica associada à memória e ao luto. A imagem reticulada inscrita nessa superfície metálica apresenta a mesma face que será vista na outra obra.
Em in the end, it’s that we chose nº 2 (no fim, foi o que escolhemos nº 2), 2024, um retrato sintético é gravado em uma placa de aço que recebe camadas de encáustica e óleo. A encáustica, com suas raízes na arte funerária e nos rituais de preservação de imagens, especialmente no Egito antigo, introduz uma forte conotação de tentativa de fixar algo no tempo. No entanto, a maneira como a tinta a óleo se espalha e se deposita sobre essa camada de cera sugere o oposto: uma memória ou uma imagem que se esvai, deixando para trás apenas vestígios e rastros em sua dissolução.
Uma nova iteração sintética do mesmo retrato é gravada na segunda obra da série. A mutação mais evidente reside na boca, que assume uma forma quase animal, como se envolta em uma estrutura rígida, semelhante a uma concha. Essa alteração drástica do que é fundamentalmente humano evoca uma sensação de estranhamento e de perda da identidade original, sugerindo talvez uma tentativa falha de contenção ou de isolamento.
A própria dualidade presente nas obras – a solidez memorial da placa de aço confrontando as mutações orgânicas e sintéticas dos rostos – ilustra a tensão foucaultiana entre o desejo de uma identidade fixa e a realidade da materialidade corporal. Ao contemplarmos as duas obras da sériein the end, it’s that we chose (no fim, foi o que escolhemos), emerge uma forte ressonância com o pensamento de Michel Foucault sobre as noções de utopia e o corpo. A escolha da placa de aço como suporte fundamental em ambas as obras da série remete diretamente à preocupação humana com a memória e a tentativa de fixar a identidade para além da mortalidade.
Foucault, em suas reflexões, descreve o cemitério e a lápide como representações de uma "utopia do morto" – um espaço onde o corpo é figurado como um sólido, geométrico e eterno. A escolha da placa de aço como suporte nas obras da série ecoa esse desejo de permanência e de fixação da identidade, reforçado pela durabilidade do material.
No entanto, as representações faciais que emergem dessas placas de aço gravado tensionam essa busca por uma identidade fixa e idealizada. Longe da serenidade esperada em um memorial, os rostos apresentam-se em formato de retrato quadrado, um padrão contemporâneo digital onde as faces exibem mutações e expressões carregadas de dor, êxtase ou estranhamento. Essa justaposição de formatos parece contradizer a "utopia do morto", trazendo à tona a "triste topologia do corpo" que Foucault também discute – a materialidade, a imperfeição e a inevitável decadência que a idealização da morte busca apagar.
A tecnologia contemporânea, especialmente a inteligência artificial, expande a busca humana por uma representação idealizada de si, indo além da mera edição para a criação de identidades digitais que podem transcender a forma humana, um anseio que a "utopia do morto" também reflete. As faces sintéticas geradas por IA nessas obras podem ser vistas como um glitch dessa busca por um "eu" digital aperfeiçoado, fixo e gravado sobre a frieza do aço. No entanto, as deformações e expressões intensas nessas representações tecnológicas sugerem a persistente "triste topologia do corpo", resistindo à idealização digital.
Assim, o título da série, in the end, it’s that we chose (no fim, foi o que escolhemos), 2024, explicita a questão central explorada nas obras: a natureza dessa escolha implícita reside no limiar entre a busca por uma imagem idealizada na era digital – uma nova forma de utopia – e a irredutível materialidade do corpo, levantando um questionamento sobre as diferentes vias de transformação que essa escolha pode implicar.
E por fim, a série nos confronta com a persistente tensão entre o desejo humano de transcender a fragilidade do corpo e a teimosa realidade de nossa materialidade, mesmo na era das avançadas tecnologias de representação. A escolha que o título nos apresenta, portanto, pode ser sobre como navegamos nesse limiar, e talvez a arte, como estas obras, nos ofereça um espaço para contemplar as complexas implicações dessa decisão.